sábado, 7 de febrero de 2026

SOBRE EL RUIDISMO INTONARUMOREADO DE JESÚS ORTIZ MORALES

Fue en Diciembre de 2023 si mal no recuerdo, y con motivo de la edición de Interlingua Musical, que os presentaba la figura de ORTIZ MORALES. Antes de proseguir, os rogaría que pinchárais en el enlace a dicha reseña para poneros en contexto biográfico ya no solo de la figura musical de Ortiz, sino del proceso que me llevó a entrar en contacto (ectoplásmico) con él tras una serie de agraciadas casualidades. De TABLETOM al profesorado, de la Academia al Ruidismo... tanto me quedé prendado del Avatar Morálico que desde entonces he ido siguiendo como un sabueso todas sus pesquisas en el mundo de lo que yo llamo el F.I.M. o suerte de electroacústica malsana antiperistáltica consistente en comerte una galletita de la suerte china en mal estado que al contacto con los jugos gástricos revienta en una pérfida, mayestática y purulenta bilis sonora que busca salida hacia el exterior en forma de agujas que, atravesando tejidos (a lo Cronemberg) salen a la superficie. Por eso, dicho de otro modo, es Faquirismo Inverso Musical.

Dudas tengo muchas. Muchísimas diría. Tantas que ofrecí a Jesús la posibilidad de una entrevista que me negó con la amabilidad de cualquier ciudadano de la Innsmouth más boquerona. Recopilación de sus trabajos llegaron en forma física con la brutal barrabasada de Grandes Fracasos, Mucho Ruido y Pocas Nueces (2024) que abarcaba obras sonoras del período 1999 a 2023, y que si no reseñé fue porque ese año atravesé un largo via crucis existencial en el seno familiar. Bueno, no lo reseñé pero con matices. Fruto de aquel trabajo la idea (excelente) era un experimento literario en el que por aquel 2024 / 25, con motivo de una Conferencia que se acabó suspendiendo si mal no recuerdo, Jesús iba a utilizarme como rehén literario para anotar qué sensaciones literarias (matiz, color, olor o lo que fuera) provocaban cada uno de los cortes de aquel enorme trabajo. 

La cosa no proliferó por varios motivos largos de explicar pero sí quedó constancia en forma de reseña automática (experimental) del corte "Kish" de su enorme álbum ABZU de 1999. Os reproduzco de forma totalmente inédita lo que di en llamar 

APERCEPCIONES SOBRE “GRANDES FRACASOS” de Jesús Ortiz Morales

Por CORONEL MORTIMER

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3 de Febrero de 2025   “Kish” (Abzu, 1999)

`Está lloviendo fuera y hace frío, cosa que ya de por sí me contrasta con la para mí ardiente música de Ortiz Morales, que por lo que sea, me evoca pasajes Mesopotámicos, Sumerios y Tartésicos. Son casi 15 minutos que comienzan con una sorprendente sobriedad mecánica… algo así como viejas piezas de relojería que se van uniendo pero no encuentran de ninguna forma la posición que tenían al inicio de su creación. Si la palabra Dadá existe de verdad (no termino de creérmela), probablemente la aplicaría a este collage de timbres metálicos.

Citar a Lou Harrison podría ser arriesgado, pero su interés por la percusión Gamelán no es baladí. Tras una primera parte del tema que son unos dos minutos, se pasa a una parte más ruidista que entronca con lo Industrial. Algo parecido a una guitarra procesada suena asordinada, cosa extraña porque no es un instrumento de viento… o quizás es un sampler de un instrumento de viento asordinado asemejándose a una guitarra?. No lo sé, como tampoco sé la procedencia de los ululantes efectos intrusivos de lo que parecen ser instrumentos de juguete que se baten en duelo con campanas tubulares (o algo tubular). 

Estalactitas de metal conformando un xilófono futurista en una cueva no euclidiana y lo que parece una guitarra de juguete emulando una coda mariachi del espacio exterior. Efectos de ruidos parecen querernos decir algo humano, o por lo menos algo antropomorfo (si cierro los ojos me parece captar una secuencia de circuitos de luces que transmiten algo como morse). 

Importante cambio de tercio en el minuto 6, con un (no estoy seguro) Korg haciendo de bajo con un sustrato muy Carpenter. La estructura general es que no hay estructura, o al menos yo no soy capaz de encontrarla aunque todo fluye en ese insano espectro de frecuencias del ruidismo experimental. Inevitable para mí acordarme de los locos canarios QUAXAR y su posterior encarnación  DUE que jugaban con los tempos y las cassettes al más puro estilo CASSIBER, obviando por supuesto la parte progresiva. Va subiendo el tempo en un in crescendo anómalo (sé que la música va hacia adelante, pero hay momentos que parece reproducida al revés). 

Por cierto, KISH fue una ciudad de la Baja Mesopotamia. A lo mejor estoy loco perdido pero en el minuto 10 el corte adquiere tintes más litúrgicos merced a imprimar tonos xilofónicos (no existe esa palabra) con capas al más puro estilo `caja de música´. Curioso que este caos musical se vaya acompasando y todo fluya de manera más melódica dirigiéndose a un punto cercano al Cuarto Mundo de Jon Hassell (al menos esa es mi impresión). Con lentitud pero inexorablemente, son estos momentos los más `acádicos´ del KISH.

Como nota aclaratoria, la impresión es de que del Caos se ha pasado a la construcción de un Imperio no del todo estable…. Parece que la inestabilidad puede llegar pronto (lo refleja las atonalidades poliédricas de la música) y hacer que todo caiga como las Trompetas de Jericó.´

_________________________________________________________________________________


Y esto nos lleva al presente con la edición del cd Ruidismo, abarcando obras ruidistas, electroacústicas y experimentales que van de 1998 a 2009, masterizadas en 2024 y que vuelve a contar con la colaboración de Talleres de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Málaga (TMC-CSMM), Talleres de Música Electroacústica y Música para Audiovisuales del Conservatorio Superior de Música de Málaga y del ensemble Música Cinemática KINEMATIKOM 2024. Los 8 temas se van a los 80 minutos y son tomados de grabaciones / performances en las salas Seminario y Falla del Conservatorio Superior de Málaga, sala Laboratorio del Conservatorio Profesional Martín Tellado (Málaga) y estudios Music-Master y ATI-Gabirol (Miguel Olmedo). Para terminar el apartado técnico, alucinante la portada tomada del cómic satírico del diario New York World (12 de Abril de 1927) con motivo del estreno de la obra Ballet Mecanique (George Antheil, Carnegie Hall). Bien, como aquella entrevista no fue posible, usaré insertos del propio escrito de Ortiz Morales para la presentación del álbum y creo que lo mejor es empezar por el principio como mandan los cánones:

`El corazón de este proyecto (durante los años 2000-2009) tenía el objetivo de recuperar una vanguardia truncada, y en aquellos años de principios del siglo XXI todavía muy poco valoradas (afortunadamente, hoy día, poco a poco se va apreciando lentamente su influencia posterior en la música del siglo XX) . Como es de sobra conocido, lo que podríamos denominar “la revolución ruidista” de Luigi Russolo se vio violentamente interrumpida: los instrumentos originales diseñados (los Intonarumori) desaparecieron durante la II Guerra Mundial y apenas nos queda un rastro documental de poco más de un minuto grabado en 1914. Así que, tras la muerte de Russolo, esa técnica pionera quedó en el limbo de la teoría.

Así pues, para la recreación de los timbres y la interpretación de las obras en este CD, fue fundamental la creación de un software especial que denominamos "Intonarumori digital", diseñado y patentado en el laboratorio del Conservatorio Superior de Málaga, exactamente para divulgación, actualización y recreación de la dura tímbrica original del “rumorismo” del futurismo italiano. A través de este motor digital, se ha buscado recrear esa tímbrica y ese contexto sonoro perdido. No se pretendió nunca que fuera una mera imitación (inútil por otro lado), sino de devolverle la voz a una estética que los vertiginosos sucesos del siglo XX silenció prematuramente, y permitiendo que estas sonoridades neofuturistas perdidas dialoguen con el presente.´


Cierto es que asusta el empaque académico. Todo eso de los Talleres y Salas de Conservatorio he tenido el honor y privilegio de vivirlos en alguna ocasión también relacionada en alguna manera con Jesús y tengo que reconocer que me chirría muchísimo la frialdad de esos eventos que he vivido en persona. Por ejemplo un texto que escribí para lo que fue la `Adonía Eléctrica para Romero Esteo´ de REYES OTEO que fue una magnífica performance para un público que se me antojaba fabricado de cartón piedra. 

Mi figura parecía allí recortada, mal vestida y casi vagabunda entre tanta pompa y rancio abolengo. ¿Acaso aquello no sonaba jodidamente Dark Ambient, Noise e Industrial a lo Throbbing Gristle, Coil o vaya usted a saber como para que tuviera que aguantar el discurso de un tipo con traje presentando a lo vodevil un evento (que por cierto, para quien quiera reseñé aquí)? Y digo lo del rancio abolengo porque a pesar de ser una performance arrebatadoramente experimental, eso que llaman `código o etiqueta´ no permitía que se me citara en ningún lado con algo tan abyecto como un pseudónimo (Coronel Mortimer) sino con mi propio nombre. Y cito aquello (2021) porque fue precisamente Reyes Oteo quien me pasara el contacto de Ortiz Morales que yo buscaba desesperadamente tras escuchar ABZU. Además, aquel fue el último concierto al que acudí en compañía tardía (llegó al final) de mi añorado NACHO JAULA. Tarde pero siempre elegante, llegó con su abrigo cerrado y su sempiterna chapa (y por supuesto, su por aquel entonces insigne mostacho).


Es por todo ello que me voy a salir de lo protocolario y me lo voy a llevar a mi mundo personal. Metatexto, neoreferencias y malformaciones que comienzan con la pieza "Ruidos y Silencios". Electroacústica de ferretería industrial, prima lo atonal y los mini juegos a lo Zorn / Ikue Mori. Jugueteo sonoro constante con cambios de ritmo y textura. Desde lo vibrafónico y campaniforme al rotor y el potenciómetro. Desde lo tímbrico y percutor a la grabación de campo procesada... electroacústica en estado puro. Imposible de olvidarme de las manipulaciones en cinta magnetofónica de CASSIBER y toda la escena transgresora del primer Industrial Noise de los 70. Desde John Cage y su `concretismo´ a Stockhausen pasando por la parte más insana de Xenakis con subrayado contextual Guattari Deleuziano. Perverso trío lubricado de dadá, fluxus y futurismo para parir hijos electro modernistas, se lleva todo al extremo violento, claustrofóbico y abrasivo de los 17 minutos de "Intonarumoria (Russolophonia 2.0)", que en palabras de Ortiz se graba con el software especial llamado `intonarumori digital´ (a partir de reconstrucción aproximada de Pietro Verardo en 1972). 

Imposible no acordarse del vanguardismo ruso de BAKU: Symphony of Sirens y de ahí a Throbbing Gristle evidentemente. Los Arseny Mikhailovich Avraamov y Russolo del pasado se acaban transformando en los Genesis P. Orridge del futuro. Ametrallante aluvión y flujo sonoro en el que los ballets mecánicos se convierten en un moshpit, los 5 movimientos que componen esta mini suite de puro Industrial Noise por alguna razón me recuerdan al debut (denostado y olvidado) Stahlwerksinfonie de Die Krupps (1981) realizado con taladros o aquellos insalubres, olvidados ZGA que no le iban a la zaga a Einsturzende Neubauten. Conexión a conexión, sinapsis conoce a sinapsis, ya de paso hay piezas de los checos Plastic People of the Universe que ya mucho antes rememoraban esa intensidad percutora en las postrimerías de la Primavera de Praga (a partir del 1968). 


La represión policial y el auge de la cultura underground perseguida por las tropas del Pacto de Varsovia llevan a una corriente subversiva anti sistema muy subterránea que acaba eclosionando en música y poesía. Es por todo ello, desde Avraamov / Russolo hasta el Industrial casi que contemporáneo, que lo bélico (usado desde varias ópticas que van de lo contestatario al puro marketing) ha ido unido siempre a la escena Noise; si tuviera por delante todo el tiempo del mundo pues nos meteríamos en el Power Electronics. Por cierto, tendrás que averiguar por tu cuenta la procedencia de cada sonido de la obra de porque lo que suena como un cañón bien pudiera ser una pelota de ping-pong.

Más futurista se me plantea "Ruido a Ruido (en fila india)", a la sazón banda sonora para un audiovisual de un stop-motion de figuras de plastilina. Construido por timbres generados electrónicamente por los alumnos / colaboradores e instrumentación de campo, se conforma un brutal collage opresivo secuencial (de ahí el título) en el que cada sonido aportado se pega al anterior en fila (collage sonoro). El resultado es un muñeco autómata puesto hasta las cejas de LSD vomitando aceite de motor en la plaza del pueblo. La sensación es de espiral (o circular más bien) al más puro estilo de esas plantillas de plástico que venden para meter el bolígrafo y en círculo dibujar formas mandálicas. Sigue "Resonancias", fabricada / procesada a partir de un motivo percusivo que se pasa por algo así como un `efecto doppler´ hasta que nos vuelve rebotado en forma sonidos que parecen salterios, gagaku de un japón ciberpunk, reflujos gastroesofágicos orientales y gamelán teratogénico. Todo junto, un aluvión pegadizo que me retrotrae a Geinoh Yamashirogumi (desde la sinfonía de AKIRA a obras mucho más barrocas).


Los casi 20 minutos de "Paisajes Sonoros Urbanos" resultan de la mezcla del Ambient de Eno y la música concreta de Pierre Schaeffer. Como resultado de la cópula entre ambos aparece como no puede ser de otra manera los inicios de lo visual (cinematográfico) como radical cambio de paradigma en contraposición (luego de la mano) a lo sonoro radiado. Por tanto, se nos lleva de la mano a lo que es un paseo por una ciudad exponiendo al oyente a lo que se llama `sinfonía visual´ y que parte de la primera (tal y como se cita en el libreto) película sonora (no visual) del cine.... Wochenende de Walter Ruttmann (1930). Asistimos a pasos, sonidos de gente, animales, coches y toda una panoplia que sorprendentemente da lo que promete: generación sincrética de imágenes en la pantalla interna occipital a través de sonidos. Puro arte y paroxismo al extremo de la música ambient de Brian Eno (Music for Airports por ejemplo). Eso sí, además del afilador se podría haber metido el anuncio de `el camión del tapicero´ para redondear el órdago cañí. Por cierto, hay algo perturbador en la pieza.... no termino de saber si estoy asistiendo a algo positivo en forma de celebración o a la claudicación del andamiaje social tras una debacle químico-nuclear. 

"Interferencias" se define a sí misma por su título y me recuerda en contexto al uso de los `glitches´ que realizara el añorado Juan Antonio Nieto en su magnífica obra Imperfect (2017). Formando una especie de dupla con la posterioror "Ruido Negro" que trabaja también sobre lo más puramente artístico y experimental de las interferencias, errores, sincretismos auditivos, glitches, vibraciones de ondas atávicas, teletransportación de ángulos no euclidianos, infrafrecuencias más o menos frecuentes, tectonismo minimalista, sordera por bandera y parásitos acústicos que atraviesan nuestra membrana timpánica mediante procesos / fenómenos convectivos o difusivos y agrupando el mal llamado `error azaroso´ del caos al orden. ¿Alguna vez os habéis enfrentado a esa maraña salvaje del Harsh Noise? Imagino que si estáis leyendo esto es que sí.... pues bien; hay algo casi meditativo en ese Moozak de caos que haría palidecer al mismísimo Merzbow y el Japanoise. Las partículas se agrupan según un código de honor propio en el que lo antropomórfico sobra y, nosotros que nos creemos dueños y señores del universo, somos los observados por los propios `errores, engaños y timos´ del microcosmos. El primer error del Ser Humano parte de creer que entiende lo insondable. 


A propósito del contexto de este corte y el posterior "Ruido Negro", vuelvo a recurrir a las palabras de Morales

`Estilísticamente, a lo largo de las piezas, se intenta experimentar el cómo esta técnica ruidista se expande y se mezcla con otros lenguajes experimentales, incidiendo en experimentos y estudios sobre, por ejemplo, La Anatomía del Sonido (entendiendo la música como una distribución de "átomos sonoros" en el espacio-tiempo, donde el ruido y el silencio fragmentado juegan en igualdad de condiciones); la Investigación Perceptiva (adentrándonos en territorios fronterizos del “límite de la percepción sonora-táctil” con el "Ruido Negro", esas frecuencias de 0 a 22Hz que el oído no capta pero el cuerpo siente como tacto, y se exploran las "Interferencias" que provocan ilusiones auditivas basadas en la psicología de la Gestalt; y recreamos la Mixtura estilística, algo que ya practicaban los futuristas (especialmente Antonio Russolo, hermano de Luigi), mezclando una orquesta o ensemble sinfónico con la dura tímbrica de los Intonarumori de su hermano; en este caso, interpretamos una pieza donde la elegancia de un cuarteto de cuerdas clásico convive con los intonarumori, además de modernos ruidos estocásticos y efectos de glitches digitales, demostrando que ambos mundos son, en última instancia, "buenos compañeros de viaje" en el desafío de las expectativas tradicionales.´

Llegados a este punto ya tengo claro que Ortiz Morales no tiene concesión con el oyente. No deja rehenes por una cuestión muy simple.... nacemos, morimos.... y a priori a la Madre Tierra no se le ha ocurrido quedarse nada. Todo lo regurgita y transforma. No sé si `sentimos´ algo a través de los órganos de los sentidos o es todo una ilusión (Maya) del primer y último ser (Brahma). La filosofía hindú vedanta y upanishádica es la que mejor define los inicios del sonido (sílaba AUM) como la creación del universo. Ya hablaban las Upanisads de Física Cuántica antes de que llegaran los científicos y sus paradigmas de salón porque claro, en los rígidos patrones del positivismo, estructuralismo (y otros ismos) no cabe ese término llamado INTUICIÓN. La intuición es la precursora de todo aunque te digan lo contrario.... no puedes llegar a un descubrimiento sin haber intuido algo, sin haberte equivocado (LSD y Hoffmann). Por ende, ¿no está suficientemente claro que la verdad subyace a través de la mentira? ¿de que el orden existe gracias al caos, y viceversa? ¿no es cierto que el sudario que vestimos actualmente apareció por culpa de crear un Paradigma? Quizás la culpa de todo es negar la niñez. Negar el conflicto. Negar al padre. Negar a Edipo. Negar el No. Romper y construir.

(para los amantes de la lista de NURSE WITH WOUND, os dejo la Jesús Ortiz List)

"Mundos Paralelos" se ejerce como una `resurrección´. Cuarteto de cuerdas para acompañarnos en el último rito de paso que no es la muerte sino el cambio de paradigma. El nacimiento a otra realidad es quizás lo más duro e inimaginable que se puede concebir. A penas atisbado, es INTUIDO (o será INTONA INTUIDO?). Mundos paralelos, ahora nos queda el marrón de decidir qué es la Música Clásica una vez que hemos atravesado la matriz del último nacimiento. Creo que Leopoldo María Panero lo explicó mejor que yo:

`Todo aquel que atraviesa el corredor del Miedo
llega fatalmente al Último Espejo
donde una mujer abrazada a tu esqueleto nos muestra
cara a cara el infierno de los ojos sellados
de los ojos cerrados para siempre como en una máscara
de muerta representando en el más allá el teatro último:
así miré yo a los ojos que borraron mi alma
así he mirado yo un día que no existe en el Último Espejo´

Sombríos contrapicados del cuarteto de cuerdas me recuerdan a Penderecki o al Noir de Bernard Hermann solo que empiezan a mezclarse con asordinados ruidos (ecos al expresionismo alemán) hasta tal punto que analógico y digital dan lugar a un `fallo en la matriz creadora´. Surge lo imposible y la comunión de elementos a priori contradictorios que, si bien pueden recordarte a los ténebres elementos del Rock en Oposición o al Dark Ambient, beben muchísimo de la Música de Cámara. Orquestal, necro sinfónica, avantgarde y fresca reinvención del pasado con el presente para generar un futuro a penas dilucidado. 

Si llegados a este punto no he conseguido reflejaros quién es Jesús Ortiz Morales, he fracasado estrepitosamente. En cualquier caso, os voy a dejar un enlace a su bandcamp que a la vez os llevará hasta él. Existen copias físicas de sus álbumes pero eso, amigos y amigas, es vuestra investigación personal:


****************
************
********
****
*




sábado, 24 de enero de 2026

JESÚS GALLARDO / JOSEP LLUÍS GALIANA / THOMAS BJELKEBORN - "SWEDISH CONNECTION" (LÍQUEN RECORDS LRCD37, 2025)

Swedish Connection es la colaboración entre los músicos de proyección internacional Jesús Gallardo (aprovecho para invitaros a vistitar la página de la escuela de música Mondo Rítmic), Josep Lluís Galiana y Thomas Bjelkeborn. Entretenerme en los currículums de cada uno de ellos daría para dos Kali Yugas. Me sería absolutamente imposible pero bueno, me gusta dejar pistas a través de las cuales os hagáis paso, machete acústico en mano, por las más de 2.000 reseñas que habitan ya en este psiquiátrico Ibañezco tipo 13 Rue del Percebe de La Muerte Tenía un Blog. Así que ahí quedan las bisagras temporo / espaciales de Gallarnianas (Galiana / Gallardo, 2021), Entartete Improvisationen (Galiana / Gallardo / Alemany, 2024) o el sorprendente Imatges (Gallardo); en definitiva, un puente hacia esa dimensión especial, vitay y asombrosa de los discos editados por LÍQUEN RECORDS (que también el que hoy os presento) y que ya ha pisado 30 peldaños de la enorme escalera que tengo montada de sus ediciones.... y preparando ladrillos y cemento para otros cuatro. 

A la percusión de Gallardo y los vientos de Galiana se suma la electrónica del consumado sueco Bjelkeborn, toda una institución en la electroacústica (fundador del Instituto de Artes Digitales IDKA en Suecia y director del mismo entre 2001 y 2006) y que en 2018 (otra bisagra escalón), formara dueto con Galiana en el auténticamente apabullante y recomendado Critical Sounds. El nombre de Bjelkeborn, de forma sutil y breve aparecería también en la reseña de Interaccions Sonores (2018) de Alemany / Galiana que si bien no tiene nada que ver con todo lo anterior, sí que me gustaría cerrar este primer acto curricular invitando a que lo leáis (en realidad, que lo leáis todo) porque os va a situar en la vibración de onda ideal para adentraros en este fabuloso Swedish Connection, disco que se graba el 10 de Junio de 2025 en Mondo Rítmic Studio (Castelló de la Plana) por Mar Caballer / Víctor Tomás. Mezcla y masterizción son de Juan Carlos Tomás (La Seta Azul).   

70 minutos que se abren con "Swedish Connection VI"; texturas acuáticas (saxo y clústeres de los platillos). Puntualizaciones, Puntillismo, Pulsatilidad que pasan por el Procesamiento (PPPP) en directo del portátil de Bjelkeborn que es el elemento disruptor que juega al despiste y que te hará dudar de qué es lo que estás escuchando en ese preciso momento. Los vientos (tanto tenor como soprano) tienen a líneas cortas, asordinadas (en cierta media acotadas, elemento muy deudor del Jazz Contemporáneo Europeo) por contra de las explosiones en abanico (tipo `sónar´ las llamo) del Free Jazz Afro espiritual.

 Aquí se tiende bastante a la atonalidad Stockhausiana pero sin perder cierto elemento tribal que sale a relucir en la fabulosa percusión de "Swedish Connection V", especie de mezcla de Impro Jazz con el submundo de la postproducción (esta vez en vivo y en directo por el portátil de Bjelkeborn) de Teo Macero con Miles o qué diantres, cuando suenan los tambores y se triplican las líneas de saxos dialogantes es imposible sustraerse de los discos del Coleman más áspero; en ese preciso momento, se traspasan mundos (Cuartos Mundos Hassellianos???) hacia un Free Jazz cercano al inagotable fondo de catálogo de Evan Parker. Aquí los saxos sí se elongan de forma circulatoria y la forma de Gallardo de abrazar la percusión tiene algo de Ed Blackwell.

Flipante cómo se procesa electrónicamente los vientos en "Swedish Connection IV", acompasándose con la barroca batería en una ecléctica fusión cargada de contrapuntos en los que a veces asoman espectrales notas de Galiana que transforma el saxo en tabla Ouija donde la saliva que se acumula, es el ectoplasma embrionario de Coleman, Ayler y Coltrane en espíritu, pero con tangibilidad y fiereza Europea (Brotzmann). Siguen los descomunales 20 minutos de "Swedish Connection VIII", donde el Bjelkeborn despliega todos sus recursos (en muchísimas ocasiones cercanos al Noise) y es el portal dimensional (descomunal y ciclópeo) por el que pasarán el resto de instrumentos; eso sí, él es el que decide aquí lo que hacer con todo esa moozak sonora. La apelmaza o la deshilacha; la separa por timbres o las pega según estados de ánimo en eclosiones de fuerza donde surgen glitches, roces de platillos con arco, ruido de algo arenoso (harsh noise) luchando con notas altísimas de los vientos y la sensación de que del Ambient al Free Jazz británico solo hay un suspiro. Entramos por tanto en ese terreno de lo que se llama el Arte Sonoro. 

Roce tras roce de platillos, la boquilla del instrumento de Galiana cercana a la hipoxia (diría que más que soplar, `masca´ como si de tabaco en un viejo western se tratara) mientras el sueco ejerce de chamán electroacústico provocando diversos estados alterados de conciencia. Por supuesto, hay momentos de puro lirismo con un maravilloso solo de Galiana al soprano (minuto 11), ese instrumento que tanto trajo de cabeza a los músicos Jazz, mientras un avispero de ruidismo flota en la retaguardia. Lo de Gallardo a la percusión es suprahumano.... dibuja más que percute. El corte se va fundiendo de nuevo en un largo `fade out´ hacia el Noir y los claro oscuros de lo expresionista. Sobriedad mistérica mediante instrumentos flotantes cargados de eco al más puro estilo John Hassell hasta alcanzar cotas que rozan incluso el Dark Ambient (no se me pongan nerviosos los puristas de las etiquetas o los académicos de largo currículum).

Contrastando, la fuerza ruidista de "Swedish Connection III" cargadísima de herrumbre, orín y tetania. Un balanceo constante que te va triturando. Gallardo arremete, Galiana araña y Bjelkeborn electromagnetiza dando como resultado el mejor souvenir que puedes llevarte del país que habitan: una trenza de cables, carne y sonido. Soberbio Free Jazz esquizoide que a partir de ahora, en honor a "Ascension", pues titularé "Descension".... porque justo en la entreplanta de abajo ("Swedish Connection VII") cogemos aire dos minutos para seguir bajando a la casi media hora que queda con "Swedish Connection II" y "Swedish Connection I", equivalentes a atravesar el río Estigia porque hemos trascendido y AS BELOW SO ABOW

El trío ya ha trascendido y habita el inframundo siendo cada instrumento un Avatar. Hades electroacústico deconstruyendo y formando una nueva Improgonía (palabra inventada en alusión a la Teogonía). Son amos y señores y se han ganado construir sus propios mitos de creación, soltando el lastre de la influencia y creando algo tan fresco que asusta.... ululantes pasajes como los vientos que azotan el abismo del Tártaro donde veo pasar a Hesíodo con auriculares y boca abierta. Al rato llegan Jenófanes y Filócoro y escuchan la música del reproductor de Hesíodo y fruncen el ceño. 

Simónides de Ceo llama por el móvil a Homero y entre todos deciden reescribir la Sabiduría. Todo quedará transmitido en forma de sonido y allá al fondo se observa a Hermes electrificando la Lira y a las Musas modificando su anquilosada danza. Atenea ahora tiene los pelos blancos y rizados como la heroína que posteriormente (miles y miles de años después) matará a los músicos afroamericanos de Jazz y que acabarán tiñendo también la sapiencial cabeza de Galiana. Se crean nuevos paradigmas y la música Apolínea (ordenada) choca con el punkarrismo de la Dionisíaca. Esa fue, es y será la GREEK CONNECTION, y lo que tenéis en vuestras manos, mucho después, fue, es y será la SWEDISH CONNECTION.

Muy, muy recomendado.

 https://liquenrecords.com/2025/11/11/swedish-connection-josep-lluis-galiana-thomas-bjelkeborn-jesus-gallardo/

https://liquenrecords.bandcamp.com/album/swedish-connection



sábado, 17 de enero de 2026

MANUAL DE COMBATE PARA ACABAR CON LA REPETICIÓN DE LO EXISTENTE

REPETICIÓN DE LO EXISTENTE: UN SOBRE EN EL QUE NO SOBRA NADA

No se necesitan ladrillos para hacer una cárcel.

Si uno no sabe cómo hablar, es porque uno no sabe qué decir y viceversa.

Si uno no sabe cómo hablar y qué decir, es porque todo ha sido banalizado, reducido a mero símbolo, a apariencia.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

La historia sobre la que se vertebra este pequeño artículo se remonta más o menos a Julio del 2025. 

Una crisis personal me tiene en jaque durante más de un año, y justo cuando casi que voy a coger un vuelo en una racha de calma hacia capitales Bálticas, recibo un extraño sobre no por el remitente, sino por el contenido. Pero no hablemos todavía de los remitentes sino del contenido. Dos pósters de conciertos, un CD-R, una cassette y muchísimo material gráfico repetido pero en diferentes formatos (papel, tamaño....). Además, dos flyers con explicaciones y tercer papel, esta vez manuscrito, con más información sobre el contenido. Intuía de qué iba todo aquello pero mi cabeza en aquellos instantes era un auténtico desastre; quería hacer algo más que una simple reseña. Un artículo, un dossier.... no sabía exactamente. Primero tenía que desentrañar el misterio de por qué había tanto material repetido.

Necesitaba desconectar. Volé a las Capitales Bálticas y a la vuelta, el problema que me tenía en jaque evidentemente seguía ahí así que todo el material del sobre ha estado guardado injustamente desde entonces. Aguanté el chaparrón y LA MUERTE TENÍA UN BLOG ha demostrado ser como el Aspergillus en una vieja tumba egipcia... al contacto (aunque sea leve) con el Oxígeno, vuelve a resucitar.

MANUAL DE COMBATE es una banda chilena de la que ya os he hablado en dos ocasiones. La primera fue con motivo de su impresionante disco de 2021 Mapas Auténticos del Mundo Imaginario. Mapas Auténticos del Mundo Real que me dejó totalmente noqueado. Mi consejo es que antes de seguir, pinchéis en el enlace y leáis la reseña para conocer bien el origen de la banda. El segundo contacto literario fue con su impresionante Damos Vueltas en el Círculo de la Noche Mientras el Fuego nos Consume (2023), Haced una parada y leeros el texto para que todo vaya cobrando sentido. Sí, habéis acertado.... el hilo que vertebra todo y que sirve de mecha que prende la dinamita es el colectivo I Don´t Give a Fuck... hagamos una parada.

Retrocedamos en el tiempo. Año 2022 y vuelvo a recibir otro extraño sobre, esta vez con un acojonante fanzine llamado I Don´t Give a Fuck desde Galicia. Toda la información nuevamente en el enlace. Forma de trabajo puramente Do it Yourself, y que es la razón por la que acabo conociendo ya no solo a los Manual de Combate, sino también a los Crust / Grind impresionantes Mondo Podre de los que reseñé sus Necronomía de Subexistencia y Nadie al Volante (años 2023 y 2024 respectivamente). Entre medias, otra vez de forma inesperadad, había recibido un fabuloso fanzine sobre el arte visual galego llamado Ars Gratia Musicae de la artista Ars Erinyos, autora de la portada del Necronomía de Subsistencia de Mondo Podre y que igualmente había sido entrevistada por la gente de I Don´t Give a Fuck.

REPETICIÓN DE LO EXISTENTE II: MISTERIO ACLARADO EN PARTE

¿En qué piensas cuando piensas en cicatrices?

Estas cicatrices cuentan la historia de la civilización. Son todo lo que necesitas saber. Son todo lo que necesitamos saber. Es como quitarse una venda y volverse sensible a estas marcas y lo que hay detrás de ellas.

Las cicatrices no son el privilegio del Tercer Mundo, de dictaduras evidentes, de zonas de guerra oficial.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Pero creo que la historia no está completa y hay que viajar al presente. Tengo enre las manos los dos pósters que MANUAL DE COMBATE me mandan sobre lo que es llamado su EURO TOUR 2025. Uno sobre el concierto que dan en la Asociación Cutlural Los Bancos de Atrás (Unquera, Val de San Vicente) y el otro y al que me invitaron personalmente (recuerdo aquel mensaje) en la mítica SALA ASATRU (Ortigueira) donde compartieron escenario con los Kalte Sonne.... y es aquí donde creo que cierro el círculo. No logro recordar pero a raíz de las reseñas que hice de los luguenses Kalte Sonne (la antiquísima Ekumen de 2018 y un Split con Alpaca allá por 2019). Sin tenerlo totamente claro, creo que fue a partir del contacto con los Kalte Sonne que empecé a recibir los extraños paquetes pero bueno, mi memoria ya no es lo que era. Evidentemente, en la otra punta de la Península, no pude asistir a aquel magnífico evento el 7 de Marzo de 2025 pero aquí delante tengo el póster. Lo acaricio, y vuelvo al presente.

La carta manuscrita me da indicios de, y voy a sacar ya por el fin el nombre, Para Acabar con la Repetición de lo Existente, que intuyo es un nuevo álbum de la banda que, por alguna cuestión de manufactura, no acabó bien. Me habla de temas desordenados y mal sonido, y que bueno, que me dejaba un montón de insertos, posters y papeles. Al lado una cassette bellísima y otro texto, esta vez mecanografiado por la gente de I Don´t Give a Fuck y que voy a reproducir aquí de forma íntegra: 

`Lo que tienes en tus manos es el resultado de un largo proceso de ensayo y error que debió estar listo para el Euro Tour (Febrero-Marzo de 2025) de Manual de Combate. Existen un total de 150 cintas de esta edición que se encuentran distribuidas de la siguiente forma: Imperecedero Discos, Desde Chile (80) con un diseño en serigrafía sobre la cinta; Bus Stop Press y Seitan´s Hell Bike Punk (15-17), escupidas desde el sur de Francia, y las de I Don´t Give a Fuck (50) desde Galicia (Noroeste de España) y que van acompañadas de este inserto. 

Cada una de las remesas fue grabada en diferentes localizaciones con los medios que tuvimos a nuestro alcance. En el caso de IDGF, fueron grabadas una a una en tiempo real y a través de un CD-r. Si bien el sonido tiende a la preponderancia de graves -al igual que el máster-, cualquier posible fallo o anomalía en esta grabación es única y exclusivamente nuestra responsabilidad. Solo aceptamos errores por la parte que nos ocmpete y, si los hubiere, no dudes en contactar con nostros para subsanarlos o para su reposición. Gracias por tener esto en tus manos, IDGF, mayo 2025´ Parece que iba solucionando el puzzle... o algo así, porque todavía no comprendía por qué a la vez se me adjuntaba por triplicado todo el artwork de la cinta (una de las copias de una dudosa calidad) pero claro.... me quedaba por meterme de lleno en la información del CD-r.

Un CD-r fabricado a mano envuelto en un papel mecanografiado (en castellano e inglés) metido en una cartulina con el nombre de la banda hecho con plantillas de graffiti. Curiosamente, el sello chileno IMPERECEDERO DISCOS es el que acaba apostillando toda la información para completar toda esta extraña historia. Aunque a priori os parezca fácil aquí ya descrito, cuando me llegó el sobre no todo estaba tan claro porque ni siquiera estaba la información puesta en internet, los bandcamps o las tiendas. En un texto titulado `Abrir Camino Frente a la Adversidad´ terminaba de cerrar el círculo:

`Debido a numerosas dificultades técnicas con la edición en cassette que serían imposibles de subsanar ahora mismo, hemos optado por la edición que tienes en tus manos. Si bien tomamos como referencia la J-card + el inserto con las letras, la magia sigue estando ahí; lo único que cmabia es el formato. Solo contemplábamos dos opciones: dejarnos arrastrar por las circunstancias o pasar a la acción. Si bien la idea inicial era pintar con spray el CD, decidimos no correr más riesgos. Resulta indispensable trabajar con unos estándares mínimos de claidad. 

La presente edición nace como respuesta a todos esos condicionantes que surgieron durante el Euro Tour de Manual de Combate (febrero-marzo de 2025) titulado Para Acabar con la Repetición de lo Existente, nombre compartido con su segundo disco -que tienes ante ti. Fue realizada a toda prisa y con el mayor cariño y respeto posible -tanto al grupo y artistas gráficos como a todaslas personas implicadas- por parte de la crew de I Don´t Give a Fuck junto con Ars Erinyos, quien, además de realizar la plantilla para la portada, sugirió hacer el logo a dos colores y se unió al proceso de materializarlas, resultando una parte imprescindible del proceso.

Para los puristas o quien se pregunte si esto es un bootleg o una copia pirata: negativo, es una edición oficial a cargo de I Don´t Give a Fuck e Imperecedero Discos y que cuenta con el apoyo de la banda. No obstante, si alguien se dispone a materializarlas, en este sobre se encuentran todos los materiales para armar y distrubuir cuantas copias piratas se deseen. La idea es que este disco también se vaya de gira´

PARA ACABAR DE UNA JODIDA VEZ CON LA REPETICIÓN DE LO EXISTENTE

Quiero un enemigo que no sea yo

Para llevar la batalla en el exterior.

Quiero un enemigo que no sea yo

Para sacar la guerra de mi cabeza.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tremendo. Absolutamente tremendo. Un segundo álbum que por alguna razón da problemas en la realización técnica y que por lo que sea no acompañó a la banda durante el Euro Tour 2025, aunque finalmente la cassette se fabricaría y acabaría existiendo un CD-r además de todo el material necesario para hacer las copias piratas necesarias. Por tanto, resolvía todo el misterio. Lo que había llegado a mi buzón era un jodido cóctel molotov. Para Acabar con La Repetición de lo Existente, segundo álbum de la banda chilena formada en 2015 y último bajo la formación del momento porque ahora mismo son un dúo tal y como informan en un comunicado muy curioso en redes sociales que reproduzco en su integridad: 

`Dentro de la ecléctica historia y el avance conforme al tiempo de este conjunto de voluntades agrupadas bajo el nombre de <<Manual de Combate>>, es que continuamos en función del cambio constante - sin ir más lejos - con uno de los más significativos de los últimos 3 años: terminamos hace 2 meses nuestro segundo Euro Tour 2025 con una lista de 205 conciertos en total y la publicación de nuestro reciente material “Para acabar con la repetición de lo existente” (2025).

Dentro de esta vorágine y por motivos de tiempo, inquietudes e inmediatez de vida adulta, es que debemos asumir una estructura - al igual que en los inicios de hace prácticamente 8 años nuevamente en formato batería, bajo y voz para a la vez despedir - agradecer a Mauro y Gonzalo que nos acompañaron durante prácticamente los últimos 3 años, muchas gracias y los mejores deseos para ambos.

De nuestra parte, con la responsabilidad y el compromiso aún mayor que un dúo requiere, hemos retomado encerrados en esta nueva etapa de composición, con las ganas y convicción intacta de hace poco más de 8 años, pero con el aprendizaje y experiencia que estos últimos nos han podido entregar.´

En el momento que lees estas líneas, los nuevos MANUAL DE COMBATE y su formato dúo han editado nuevo álbum (Fragmentar el Mundo) y que de momento creo que solo está disponible en formato digital pero bueno, misterios resueltos, creo que es el momento adecuado de meterse de lleno en la grabación de este impresionante Para Acabar con la Repetición de lo Existente. En formato cuarteto: Diego Navarro: batería y voz; Mauricio Vásquez: sintetizador y voz; Gonzalo Muñoz: flauta traversa y voz y Gaspar Ibáñez: bajo y voz, atrás dejan sus inicios Hardcore Crust Punk o al menos lo que hacen es reducirla a la mínima expresión dejando solo repuntes de crudeza y rodeándola de otros estilos que abarcan desde el Kraut hasta el Free Jazz. La grabación es totalmente analógica (máquina de cinta 2 canales estéreo Revox PR99) por Daniel Puelma en (Estudio Budo), siendo mezclado por Nicolás Caris (Estudio Definitivo), y masterizado por José Tomás Molina. Redondea el asunto el artwork tanto del single ("No se Necesitan Ladrillos para Construir una Cárcel") e interiores como del disco realizado por Joaquín Contreras.


Impresionante la fusión conseguida durante todos estos años por el combo chileno. Me he explayado una y mil veces sobre influencias en anteriores reseñas pero no me canso de repetir que esa mezcla de Jazz Folk y de Hardcore Punk, tapizadas por ramalazos Prog a lo Comus, toques al primer John Zorn e incluso partes que parecen sacadas del Canterbury inglés y la Kosmische alemana son tocadas por Manual de Combate desde un crudísimo prisma (quizás cercano a leyendas como Xhol Caravan). Abre la cinta "Extracto de Grabación (Toma B)", con tonos psicodélicos, insistente bajo, voces y spoken word bajo una capa de flauta a los que siguen los 32 segundos de "Introducción a Más Allá de la Amnistía", pequeña pieza melódica con base rítmica y flauta que conforma un ladrillo sonoro que se irá repitiendo en la descomunal pieza de ocho minutos "Más Allá de la Amnistía", con letras (al igual que en todo el disco) política y socialmente comprometidas. 

Prog Jazz Rock con esencia combativa, repito que con Comus ahí dando vueltas en mi cabeza además de todo ese sustrato que campeaba en el Jazz Rock alemán a mediados de los 70 (los mencionados Xhol Caravan, Out of Focus, Missus Beastly, Radio Roisz Ensemble, Guru Guru y toquecitos a Amon Duul II....) Impresionante tanto la corpórea y dura presencia del bajo como una flauta que parece pasada por pedaleras, los devaneos de unos teclados muy crudos y la frescura de las composiciones; mención a parte el uso que hacen de ciertos trucos propios del Dub tanto en las paradas y silencios como en los burbujeos del sinte analógico. La sensación general es de acidez, lisergia y compromiso social.... algo así como los primeros Floh de Cologne.

Sigue "Piedras que se Lanzan desde los Puentes", con toques de Fusion y Avant Jazz. El uso agresivo de la electrónica ayuda a que no se nos olvide que estamos ante una banda de raíz Hardcore, cosa que aunque parezca mentira, permanece en el sonido (y ya no solo por las voces desgarradas de algunos pasajes). Engañosamente pastoral, se trata de un tema combativo, con experimentos a los teclados y con la flauta que es una absoluta delicia. Flota espectral como las ruinas de una civilización muerta sobre partes mitad Prog, mitad Dub.... una mezcla fresquísima muy difícil de clasificar. "Introducción de no se necesitan ladrillos para hacer una cárcel" es donde más se nota el enorme trabajo de la base rítmica (a veces se me viene a la mente algún que otro disco de Bill Laswell). Agreste, abstracta y manejando paradas secas del tiempo, antecede los ocho minutazos de la experimental "No se Necesitan Ladrillos para Hacer una Cárcel" que por momentos se acerca a esos experimentos rarísimos del Rock en Oposición en unos tramos, y a ciertos arranques cuasi Free en otros. Una de las cosas que más me gustan de Manual de Combate es el uso que hacen de las paradas y silencios, y saber tocar en tempos lentos con una comodidad que asusta.... y por supuesto el Delay.... imprescindible en este disco.

Fabulosa la manera de desenvolverse con los instrumentos y el manejo de los tiempos. La voz (voces) son un instrumento más. Una homilía efervescente y la música me remite a Tone Float de Organization o lo que es lo mismo, los primeros Kraftwerk; formación y álbum del que ellos mismos renegarían hasta el día de hoy. No voy a decir que la flauta suene a Florian Schneider pero lo de Gonzalo a la travesera es brutal. Cierra el disco "No Todas las Muertes tiene el Mismo Significado"... enrevesado Jazz Rock setentero que me vuela absolutamente la cabeza en la que MANUAL DE COMBATE se expresan en todo su esplendor. Una banda absolutamente única tanto en espíritu como en forma de proceder y una edición (bueno, coedición entre I DON´T GIVE A FUCK e IMPERECEDERO DISCOS) que os recomiendo encarecidamente. 

Ya bien sea la cassette como el CD-r, se van (con retraso) a lo mejor del año pasado para mí. 

https://manualdecombate.bandcamp.com/album/para-acabar-con-la-repetici-n-de-lo-existente

https://idontgiveafuckzinelabel.bandcamp.com/album/manual-de-combate-para-acabar-con-la-repetici-n-de-lo-existente

https://imperecederodiscos.bandcamp.com/



ALTUM - "KINGDOM OF RADIANT DARKNESS " (OMINOUS SOUNDS, 2025)

Conocí el proyecto ALTUM en el recomendadísimo Rituals from Ancient Europe, primera edición del sello OMINOUS SOUNDS capitaneado por Juan Carlos Toledo de HIEMIS. Sin ahondar demasiado en aquella ocasión sobre cada artista dado el contexto en el que estaba, esto es lo que opinaba yo por aquel entonces de su aportación: `"Ruby Crosses" de ALTUM (Reino Unido) me ha fascinado. Campanillas sacras, silencios atávicos y un magistral abordaje de ese Industrial calmoso que te subyuga con ese loop indescriptible de una sóla nota acampanada que sobresale por todo el conjunto (puede recordarte tanto a la música Giallo/Carpenter como a un sostenido de Órgano). La sensación general es lúgubre y a pesar de la simpleza de elementos, consigue una atmósfera brutalmente aterradora.´

Un tiempo y varias ediciones (todas comentadas en el blog) después, Ominous Sounds vuelve a apostar por el hermético músico británico editando Kingdom or Radiant Darkness en un bello digipack de 6 paneles limitado a 50 copias conteniendo un solo y homónimo corte de 40 minutos que son el equivalente sonoro a ser dragado / deglutido por la magnificencia del perennialismo Guenoniano, digestionado por la erosión de lo medieval Hildegardiense y vomitado por la gran boca griálica de lo Junguiano. Espectral Dark Ambient que en el propio disco se define como `the inherent duality of existence, acknowledging that beauty and light can arise from unexpected or even unsettling circumstances. It embodies the intriguing idea of a place or state where opposing forces, like light and shadow, or good and evil, are not separate but interwoven and interdependent.´ Es precisamente esa la sensación la que emerge cuando uno fija la atención de manera continuada en la catedralicia portada del disco a cargo de Noah Stacey (os dejo enlace a su portfolio).

Está tan bien reflejada la música de ALTUM en la portada que podría terminar esta reseña de forma rápida. Kingdom of Radiant Darkness es el sonido que yace en el destello de luz entre ambos edificios. Esa luz que emana, profundamente mistérica y azulada (fabulosa la elección fría del color que imprima sobriedad, calma y ambiente monástico a las texturas del álbum), y que convierte en todo un rito iniciático y de paso el tránsito (siempre sonoro) entre ese primer y ciclópeo edificio y la brutal torre, símbolo de lo más elevado, que domina todo desde las alturas. No hay un estilo definido a nivel arquitectónico sino una simbiosis y compost entre todo lo imaginable, pudiendo quitarse capas o moverlas hasta llegar a una simple cueva. 

Con un sosegado tempo, flotante y aletargado, a ratos cósmico y otras obsesivamente cercano al Ritual más ancestral, se van desplegando pasajes que son heridas que supuran sonidos; exudados en forma de Drone (ese crescendo con el que se abre el tema) y recursos melódicos que se repiten como un infeccioso loop necro sinfónico que se vertebra simultáneamente con varias capas que van avanzando en una ola que no trasncurre aquí ni allí, antes, ahora o mañana. Fuera del tiempo y del espacio, o quizás demasiado dentro; tan dentro que microcosmos y macrocosmos se funden en un único punto mandálico. Se escucha el crepitante roce de las grandes estructuras y andamios.... o quizás es una grabación de campo del chisporroteo que emite una simple sinapsis que se eleva tanto en volumen que adquiere connotaciones acuáticas (no es todo líquido al fin y al cabo?.... hasta la jodida piedra es líquida, a pesar de que la toques y no la atravieses). 

Kosmische y Ritual Drone monolíticos hasta que llega el minuto 11 o así. Motivos percusivos minimalistas y lo que parece la llamada de un cuerno / caracola que se va repitiendo y acomodando tanto al fondo sinfónico como a la parte más modernista en forma de glitches. Al fin y al cabo el tema funciona como una larga suite con sus propias reglas cinéticas, siempre calmas y meditativas, pero igualmente subyugantes, sobrias y claustrofóbicas. De la claridad solo se sale con más claridad, y de la oscuridad solo sales con más oscuridad, con lo que ALTUM acaba conviertiendo toda su composición en un imposible laberinto. Irresoluble paradoja, se van repitiendo las partes iniciales como si de las cuentas de un Maha-Mala se tratara... onírico, denso y repetitivo. Hipnótico y decadente como las cloacas del medievo. Vuelve el cuerno / caracola, y se repite todo `Ad Nauseam´.

Si tuviese que definir todo con una palabra, usaría Doomscape. Amantes de Lustmord y del mítico sonido COLD MEAT INDUSTRY... de las raíces y orígenes del puro Dark Industrial Ambient, tienen aquí su nueva dosis. MUY, pero que muy recomendado. 

Brighter Death now, yesterday and tomorrow.

https://ominousounds.bandcamp.com/album/kingdom-of-radiant-darkness

https://altum.bandcamp.com/


sábado, 10 de enero de 2026

POSTMORTAL - "PROFUNDIS OMNIS" (AESTHETIC DEATH ADCD113; 2025)


`The crowd will be gone
Light will be consumed
The darkness and void
Will rule in the timeless End´

Desde las profundidades de Cracovia vienen POSTMORTAL, duo ampliado recientemente a trío tocando un crudísimo y helado Funeral Doom. Tras un Split (con Luna, Sorrowful Land y Fvneral Fvkk) y un Ep debutan con un más que acertado Profundis Omnis, nueva dosis para los amantes de bandas como Tyranny, Ophis, Evoken, Esoteric o esa extraña y olvidadísima ola de olvidados que casi nadie suele nombrar como son los My ShamefulWormphlegm, Worship, Bunkur, Rigor SardonicusComatose Vigil, Longing for Dawn y tantos otros. 

Lo primero quizás a aclarar es que no me queda claro del todo el pasado de la banda. Datan de 2016, sufren un parón, cambian de formación y se establecen como duo: Michał Skupień (guitarras, también en Rites of Daath y Schaderian que son parte del underground Doom polaco) y Dawid Dunikowski (voces), a los que justo después de la grabación de este disco se añade Kuba Szyma a la batería. En cuestiones técnicas, la mezcla / masterización es del propio Michal en Przemyslaw Nowak mientras que Dawid se encarga de la fotografía de portada (el modelo es Gabriel Lapierre-Mróz que estuviera en bandas como Blaze of Perdition Cień) . La edición en Digipack corre a cargo del sello de culto AESTHETIC DEATH, siempre captando bandas que se mueven al margen de la cordura.

56 minutos de descenso a los infiernos. Un Funeral Doom que se sale de los moldes habituales y aporta sello personal dentro de un campo tan complejo de innovar. Así, además de los monolíticos y plúmbeos pasajes hay momentos abstractos (imposible no acordarse de Esoteric), ancestralidad y un extremismo en el tempo que roza lo agónico haciendo que Shape of Despair parezcan una banda de Ska en comparación así que si tienes prisa, mejor te vas a otra cosa. Aspereza como papel de lija (grano grueso) al máximo por supuesto y olvidaros de la escena del Death Metal Polaco (tipo Vader) porque esto es genuinamente bondage sonoro. 

Lejos de encontrar la amabilidad romántica (aunque igualmente claustrofóbica) de gente como Clouds, Mourning Beloveth o el estilismo de Ahab, POSTMORTAL se mueven cómodos dentro de un permafrost agreste que se beneficia del hecho de ser un duo y me explico... una de las constantes dentro de las bandas de Funeral más, digamos, "melódicas y cercanas" es el uso de una extensa formación (al menos quintetos) que abre en abanico las posibilidades (teclados, dobles guitarras, diversas voces....). Aquí, por el contrario, todo adquiere una tesitura que siendo más simple, acaba resultando igualmente compleja y rebota dando como resultado frescura y mucha, mucha crudeza. Por supuesto, también viendo los créditos está el toque `do it yourself ´ que reitero, aporta más que resta.

Desde el mismo inicio de "Fallen" se capta todo lo que he expresado arriba. Tempo aletargado e instrumentos casi desnudos donde destaca la doble labor de la guitarra, afinada tan bajo que se acopla a la perfección con la batería. Hay dos líneas de guitarra (no termino de tener claro si hay bajo de por medio) y destaca una voz gutural ultra agónica al más puro estilo Ophis (en el debut Stream of Misery) que se recrudece al mismo tiempo que un riff circular de guitarra invita al devaneo existencial. Sensación constante de caída, cambios de ritmo y susurros que hielan la sangre van dando personalidad mientras todo se expande (el doble bombo) como amortajar un cadáver con manguera de poliuretano. Imposible no acordarse de Evoken, molécula cohesiva y amalgama de todo un género. Hipnótico y desasosegante cuando se consume a un volumen alto, y flipante cómo cierran volviendo a la soledad de la guitarra del inicio;  la voz, susurrando, son los clavos que remachan un ataúd: `Even I tried… what was, will always be / Fallen into damnation of own mind´

Exhalas, mueres y entra "Darkest Desire". Arrastrado y épico, ultra lento a lo Tyranny... y la voz. Inhumana y cavernosa, se va entrelazando con toques de Death / Doom clásico donde la guitarra rezuma algo de Craighan (My Dying Bride) para irse volviendo más atonal a lo Esoteric conforme se va deslizando todo hacia un medio tiempo donde se pierde noción de la realidad... hasta que vuelve a cambiarse de ritmo hacia una estructura clásica del género. La batería acaba resultando el andamiaje sobre el que se vertebra todo y se adapta a la perfección a cada momento huyendo de simplezas y, nuevamente raro en esta clase de proyectos, abocándose incluso a aventurarse por momentos versátiles.

Cambia el tercio la ambiental "Decay of Paradise" que aboga por un Dark Ambient con cánticos espectrales de Anna Charczuk-Salamon que borda a la perfección un temazo nihilista (`Rotting flesh of malum fruit Esurient worms creeping down / In darkest hour of my life / I seek no helpful hand / Wallowing through intestines / Scattered on the ground / Only ruby eyes watching / Granting me my reward´). Decrépito, angustioso Funeral Doom que conforme avanza va levitando, acompasándose tanto la voz gutural como los cánticos de Salamon, al tiempo que se invoca el espíritu de los ya añorados mejores tiempos de My Dying Bride

Cogemos aire para adentrarnos en dos temas de cariz similar en estructura `flotante´; por un lado los monolíticos diez minutos de "Prophecy of the Endless", con toquecitos al Funeral Doom finlandés (My Shameful por ejemplo), extrañamente melancólico más que depresivo (diría incluso que más asequible auditivamente) y muy trabajado desde el punto de vista melódico / compositivo (hay bandas que se tiran con el mismo bucle treinta minutos). Aquí sí que me recuerdan a los Mournful Congregation por ejemplo en el sentido de que permanecen `estáticos´ a pesar de dar la sensación de `avance´. Dicho de otra manera, musicalmente POSTMORTAL son el equivalente a un pensamiento obsesivo.... se mueve, compulsiona y vuelve al origen con más fuerza. Fabulosa incursión en un medio tiempo de Death /Doom (quizás a lo Desecresy por seguir con lo Finlandés) y que se pega como un sudario a la barrera hematoencefálica. El otro es "Queen of Woe", tomándose su tiempo en arrancar y con la misma cualidad cinética del anterior pero añadiendo pasaje de voces limpias que sientan de lujo.


`Creation, conception, genesis, inception
Inspiration, Invention, imagination, perfection
Profound, subtle, occult, orphic
Insight, enlightened

Downfall, collapse, decadence, corruption,
Hindrance, obstacle, impediment, bleakness,
dejection, misery, sorrow, desolation,
Blindness, oblivion´

Pone el colofón (el mejor puñetero nombre de canción que recuerdo) "The Masterpiece of The Thing That Once Was But Will Never Be" con unas letras que reproduzco justo arriba. Un despliegue enfermizo que te amortaja en hielo con unas vocales que se limitan a ir soltando palabras sueltas, pasajes más experimentales de la guitarra, batería machacona y sensación general de estar pasando un umbral sin retorno. Lo que hay tras la muerte. Lo post-mortal.